Mostrando entradas con la etiqueta Arte. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Arte. Mostrar todas las entradas

08 abril 2018

Hace 45 años Picasso se fue, su genialidad se quedó.

Hace 40 años Picasso se fue, su genialidad se quedó.

Pablo Diego José Francisco de Paula Juamn Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso (25/10/1881 - 8/04/1973), es el nombre completo del genial Pablo Picasso.
Pintor y escultor español considerado uno de los mayores artistas del siglo XX y creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del Movimiento Cubista.

Figura excepcional como artista y como hombre, Picasso fue protagonista y creador inimitable de las diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas del siglo XX, desde el cubismo hasta la escultura neofigurativa, del grabado o el aguafuerte a la cerámica artesanal o a la escenografía para ballets. Incansable y prolífico, pintó más de dos mil obras, presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Su obra inmensa en variedad y talento, se extiende a lo largo de más de setenta y cinco años de actividad creadora, que el pintor compaginó sabiamente con el amor, la política, la amistad y un exultante y contagioso goce de la vida.

Breve biografía:
Hijo de hijo de José Ruiz, profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios y Director del Museo Municipal, y María Picasso, nació en en el nº 36 de la plaza de la Merced de Málaga.
A los diez años la familia se trasladó a La Coruña, ciudad en la que el padre de Picasso fue nombrado profesor del Instituto Da Guarda.
Cuatro años más tarde José Ruiz obtuvo una cátedra en la Escola d'Arts i Oficis de la Llotja de Barcelona, donde el joven Pablo fue admitido como alumno al resolver en un día los ejercicios de examen previstos para un mes, y la familia se instaló en Barcelona. En 1986, con tan sólo quince años, Picasso, instala su primer taller.

Por su obra 'Ciencia y caridad' (1988), obtiene una Mención Honorífica en la Gran Exposición de Madrid. Ese mismo año oposita al curso adelantado en la Academia de San Fernando, mientras sus trabajos, influenciados por El Greco y Toulouse-Lautrec, obtienen nuevas medallas en Madrid y Málaga, además realiza su primera muestra individual en Els Quatre Gats de Barcelona.
Finalmente, en el otoño del año 1900 hace una visita a París para ver la Exposición Universal.

Entre 1901 y 1907 se desarrollan la 'Etapa Azul' y la 'Etapa Rosa', caracterizadas por el uso de esos colores y por su temática con figuras sórdidas, aisladas, con gestos de pena y sufrimiento.
En 1902 expone su primera muestra parisiense en la galería de Berthe Weill, y en 1904 decide trasladarse definitivamente a la capital francesa.
Desde ese momento, rodeado de otros artistas, Picasso empieza su 'vorágine' artística.
En 1907 ve la luz 'Las señoritas de Aviñon', su primera y experimental obra cubista ante el asombro y escándalo de un nuevo estilo tan diferente que muy pocos entendieron. Se hablaba de deformidad, irreverente con los cánones pictóricos e insolente.
Sin embargo su audacia fue ganando adeptos lo que supuso exposiciones en Munich (1909) y en Nueva York (1911)

París fue su refugio durante mucho tiempo, pero los últimos años de su vida los pasó en el sur de Francia, trabajando en un estilo muy personal, con vivos colores y formas extrañas. Falleció a los 91 años en Mougins, Francia, en 1973, cuando preparaba dos exposiciones, demostrando su capacidad creativa hasta el final.
'Cuando yo era pequeño mi madre me decía: Si te haces soldado llegarás a general, si te haces cura, llegarás a ser Papa. En cambio de todo eso decidí ser pintor y me convertí en Picasso'

Gernica:
Cuando estalla la Guerra Civil, Picasso se sitúa inmediatamente a favor de la República.

El Gobierno pensó que era necesaria la colaboración de Picasso, como español y como el artista más valorado de la época. Para ello fue nombrado Director del Museo del Prado, puesto que aceptó encantado aunque nunca llegó a tomar posesión del mismo, y le pidió su participación en el Pabellón de la Exposición Internacional de París.
En enero de 1937 se le encargó una pintura mural que sería el eje fundamental del edificio. Picasso aceptó aunque durante mucho tiempo no supo cómo acometer el trabajo, nunca le habían gustado los encargos, ni había pintado cuadros de tales dimensiones, ni se había interesado por el arte políticamente militante.

El 8 de febrero fue conquistada Málaga por los insurgentes y el escritor Arthur Koestler, que fue testigo, le contaría a Picasso las escenas de mujeres y niños que intentaban huir por la carretera de la costa y eran ametrallados desde el aire, escenas que quizá le servirían luego para plasmar a las mujeres con niños muertos en los brazos de 'Guernica'

El 27 de abril la aviación alemana, al servicio del ejército franquista y a modo de ensayo para posteriores acciones, bombardea y reduce a cenizas Guernica, un pequeño pueblo vasco donde se conservaba un famoso árbol histórico referente del nacionalismo y, en general, de las tradiciones vascas. Se trataba del primer ataque masivo contra una población civil y el mundo quedaba conmovido.
La ciudad de Guernica no era un objetivo militar y se encontraba mayoritariamente poblada por mujeres, niños y ancianos. Además era día de mercado y la gente se encontraba en la calle completamente desprevenida. La destrucción fue casi total.

Picasso, como todos los españoles, vivió con horror y rabia la tragedia. Durante unos días no volvió a trabajar.
El 1 de mayo, Día de los Trabajadores, reanuda la actividad centrado ahora en el tema de la tragedia de Guernica con una serie de bocetos a lápiz. Con fuerza incontenible y durante diez días, realiza 21 dibujos y pinturas que son estudios de composición y de figuras concretas.
El 11 de mayo traslada sus ideas al gran lienzo, pero al mismo tiempo continúa experimentando en un total de 25 nuevos bocetos las formas posibles de cada uno de los personajes.
A principios de junio la gran tela, de 349,3 x 776,6 cm., ejecutada en óleo está acabada.
Picasso ha dado a luz una de las pinturas más importantes y, probablemente, la de mayor significación política de todos los tiempos.

Picasso no pintó una escena bélica: sólo el nombre puede asociarse a un hecho de la guerra de España. No se ve un bombardeo, no hay armas convencionales ni soldados. Pero, sin embargo, su potencia dramática es innegable. Es un grito de horror y pasión.
En 1947, Picasso declaró: 'Este toro es un toro y este caballo es un caballo. Por supuesto, son símbolos. Pero no es asunto del pintor crear los símbolos; para crear símbolos mejor sería escribir un montón de palabras en lugar de pintarlos. El público que contemple el cuadro debe ver en el caballo y en el toro símbolos que deberán interpretar tal y como los entiendan.' 
Tras varios traslados para su exposición en diversos países, en septiembre de 1938 'Guernica' fue enviado, junto con muchos de sus dibujos preparatorios, al National Joint Commitee for Spanish Relief (Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles), con sede en Londres, con el objetivo de recaudar fondos. Posteriormente, Picasso decidió enviar el cuadro y sus bocetos preparatorios a Nueva York. La travesía se realizó en el buque francés Normandie, en el que también viajaba el presidente del gobierno republicano en el exilio, Juan Negrín, y finalizó el 1 de mayo de 1939.
A finales del mismo año 'Guernica' fue expuesto en Nueva York, en el MoMA (Museum of Modern Art), que acababa de ser inaugurado. De ser un símbolo de la Guerra Civil española pasó a ser considerado pieza fundamental del arte del siglo XX.

Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, Picasso decidió que el cuadro, junto al resto de las obras que integraban la retrospectiva del MoMA, quedaran bajo la custodia de este museo el tiempo que durara el conflicto bélico.
Desde 1964 hasta 1981 el cuadro no realizó ningún traslado y se rechazaron todas las peticiones de 'prestamos' para exposiciones ya que se empezaban a ver signos de deterioro debido a que sus grandes dimensiones obligaban a tener que enrollarlo.

En 1981 tras largas conversaciones no exentas de polémica, 'Gernica' regresa a España, como era la voluntad del genial pintor.
El 14 de febrero de 1970, Picasso se dirigió por escrito al museo neoyorquino, eliminando la conocida cláusula que condicionaba el regreso del lienzo a la restauración de la República, y sustituyéndola por otra que decía textualmente: 'Cuando en España se restablezcan las libertades públicas', añadiendo asimismo que 'Ustedes comprenden que mi deseo ha sido siempre ver que esta obra y las piezas que la acompañan vuelvan al pueblo español'.
'Gernica' está expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y no ha vuelto ha ser cedido.



Seguir leyendo »

15 febrero 2016

Quiero creer que estoy volviendo (Mario Benedetti)


Vuelvo / quiero creer que estoy volviendo
con mi peor y mi mejor historia
conozco este camino de memoria
pero igual me sorprendo.

...

Vuelvo y se distribuyen mi jornada
las manos que recobro y las que dejo
vuelvo a tener un rostro en el espejo
y encuentro mi mirada.

...

Vuelvo de buen talante y buena gana
se fueron las arrugas de mi ceño
por fin puedo creer en lo que sueño
estoy en mi ventana.

...

Vuelvo / quiero creer que estoy volviendo
con mi peor y mi mejor historia
conozco este camino de memoria
pero igual me sorprendo.





Extracto del poema  'Quiero creer que estoy volviendo'  
Autor: Mario Benedetti.
Obra: Geografías (1982-1984)


Volviendo...
Chary
Seguir leyendo »

14 mayo 2013

Lo he pasado de cojones. That's all folks!!

El Interior Secreto: Lo he pasado de cojones. That's all folks!!

Fiesta de San Isidro en este castizo Madrid, ciudad en la que nació el santo y de la que es su patrón. Vuelven las romerías y verbenas, las chulapas y chulapos, el Chotis y las meriendas en la Pradera de San Isidro.

Pero más que hablar de nuestra fiesta grande prefiero hacerlo de dos hombres que poseían un don maravilloso y nos dejaron hace pocos días.
Dos personalidades que permanecerán con nosotros, dos nombres que nos sedujeron además de cautivarnos con su trabajo: Alfredo Landa y Constantino Romero.

Empecemos por Alfredo Landa
- '¡Yo es que he sido muy feliz, mecagüen la leche! Nunca he renegado de las cosas, y lo he pasado de cojones'
- 'Con mi feura y mi figura física no puedo ser nunca un héroe. Soy un anti-héroe'
Este es Alfredo Landa, naturalidad, sinceridad y sin pelos en la lengua.
- 'El landismo ha marcado. Y aunque muchos se han referido a él peyorativamente, con el paso de los años la cosa ha cambiado, y hoy se habla de él como un fenómeno de sociedad' 
Cierto. En mi opinión porque Landa era un grandísimo actor dramático o de comedia y amante de su profesión. Tras la boina, las suecas y el destape, apareció el detective Germán Areta (El Crack), Paco (Los santos inocentes), Fendetestas (El bosque animado), o Sancho Panza (El Quijote) por ejemplo.

Los premios obtenidos a lo largo de su carrera así lo demuestran:
Festival de Cannes
- 1984. Mejor Actor por su interpretación en Los Santos Inocentes.
Premios ACE (Nueva York)
- 1984. Mejor Actor por su interpretación en Los Santos Inocentes.
- 1995. Mejor Actor por su interpretación en El Rey del río.
Premios Goya
- 1987. Mejor Actor por su interpretación en El Bosque Animado.
- 1992. Mejor Actor por su interpretación en La Marrana.
- 2007. Goya de Honor.
Unión de actores.
- 2007. Mejor Actor por su interpretación en Luz de domingo.
Y etc., etc., etc.,

Vamos a disfrutar brevemente de un excelente artista, Alfredo Landa.
Un primer video del landismo, Manolo la Nuit (1973).
El segundo corresponde a la adaptación cinematográfica de Los Santos Inocentes (1984) de Miguel Delibes.
En el tercero una escena de la adaptación cinematográfica de El río que nos lleva (1989), de José Luis Sampedro.
El último es una comedia fantástica, La vaquilla (1985).






Constantino Romero
- 'Clint Eastwood me ha acompañado toda la vida. Hemos perseguido delincuentes juntos, hemos amado juntos, hemos huido de la policía juntos…'
Si, mucho tiene que agradecer el premiado, reconocido y oscarizado actor, director, productor y un montón de títulos más, a la voz grave, rotunda y tan personal de Constantino Romero.
Constantino también fue un excelente y prestigioso actor, además de actor de doblaje, locutor, presentador que, además, participó en teatro musical.

Hace tan solo seis meses, anunciaba su jubilación y despedía toda una vida de trabajo con un abrazo y un 'That's all folks!!', el famoso, 'Esto es todo amigos!' de la WarnerBrothes. Constantino Romero ponía el broche de oro a una carrera marcada por su omnipresente voz.
- 'Leo emocionado los comentarios (en Twitter) sobre mi jubilación. Siempre tuve claro que lo mejor de mi profesión eran las personas. Gracias.'
Era la 'Voz', no sólo por los personajes que dobló y las frases que forman parte de nuestros recuerdos cinematográficos, lo era por la personalidad que imprimía en cada uno de sus trabajos, presencia, elegancia, naturalidad y optimismo.

No he querido, bueno, no me apetecía compartir esos vídeos tan conocidos con su voz en el cine, prefiero verle a él.
En el primero recita 'Cualquier sistema' de Leonard Cohen.
En el segundo la inocencia de los niños pone en 'apuros' a Constantino.
El tercero reúne a tres históricos entrañables.
El último, corresponde a una de las escenas del musical 'Sweeney Tood', de Stephen Sondheim, en el que fue protagonista.






Gracias por tanto Alfredo y Constantino.

Seguir leyendo »

23 abril 2013

Día Mundial del Libro

Día Mundial del Libro

Hace 18 años se aprobó en la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París el 15 de Noviembre de 1995, declarar el 23 de Abril 'Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor'. 
En todo el mundo, los Estados Miembros de la UNESCO celebran el poder de convocatoria del libro, que transmite la cultura de los pueblos y sus sueños de un futuro mejor. Este día brinda la oportunidad de reflexionar juntos sobre la mejor manera de difundir la cultura escrita y de permitir que todas las personas, hombres, mujeres y niños, accedan a ella, mediante el aprendizaje de la lectura y el apoyo al oficio de la edición, las librerías, las bibliotecas y las escuelas.
La ciudad de Bangkok ha sido designada 'Capital Mundial del Libro 2013', en reconocimiento de su programa orientado a desarrollar la lectura entre los jóvenes y los sectores desfavorecidos de la población.

Día Mundial del Libro
En España el 'Día del libro' se celebra el 23 de abril desde principios del siglo XX.
Tal día como hoy, en 1616, Miguel de Cervantes Saavedra era enterrado en Madrid.

'El Quijote'
La localidad natal del escritor, Alcalá de Henares, se viste de gala.
En el Paraninfo de su Universidad se entrega el Premio Cervantes, máximo reconocimiento literario que se concede en el ámbito de la lengua castellana.
Este año es el escritor José Manuel Caballero Bonald quien recibirá el Premio Nobel de las letras hispánicas.

La obra maestra de Cervantes, 'Don Quijote de la Mancha', también es protagonista en el 'Día Internacional del Libro'.
Este año se celebra la XVII edición de lectura continuada de la novela, en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En la lectura participan figuras del mundo de la cultura y la política junto a ciudadanos anónimos.

'VIII Noche de los libros' en Madrid
La edición de este año se celebra bajo el lema ya consagrado ¿Me regalas un libro? Te regalo un libro.
Instituciones, centros culturales, librerías, bibliotecas y otros espacios culturales abrirán sus puertas entre las 9'00h del día 23 y la 2'00h de la madrugada del día 24 para presentar sus propuestas culturales.

La tradición más antigua se vive en Catalunya.
Desde mediados del siglo XV se celebra la 'Diada de Sant Jordi', héroe protector que venció al dragón y salvó a la princesa, símbolo de la victoria sobre el mal y patrón de Cataluya desde el año 1094.
El hombre regala a la mujer una única rosa roja y la mujer le regala un libro.
En toda Catalunya se venden rosas y libros, llegando a su máxima expresión en las Ramblas.

Siempre me ha parecido un regalo precioso. Yo tengo preparado el mío para vosotros, está a la izquierda del texto.

¡Feliz Día del Libro!


Seguir leyendo »

28 enero 2013

Danza V: Rafael Amargo

Danza V: Rafael Amargo
Rafael Amargo

Rafael Amargo es, hoy en día, el mejor bailarín del flamenco más puro.
Pero también es un premiado coreógrafo con espectáculos en los que ha unido éste con el baile más contemporáneo.

Por circunstancias de tiempo y giras larguísimas sólo he podido disfrutar, lamentablemente, dos de sus coreografías y ambas ¡Sorprendentes!

Enramblao
Esperaba encontrarme con un espectáculo de flamenco y desde el inicio vi claramente que no iba a ser así.

Amargo nació en Granada pero es un enamorado de Barcelona.
La coreografía es un homenaje a las Ramblas y visualmente te sientes allí gracias a los magníficos audiovisuales. Musicalmente es un recorrido por los sonidos de la calle con el flamenco de fondo y los personajes que van apareciendo en el escenario son los que te puedes encontrar paseando.

Estatuas humanas, break dance (Fran Fernández y Alberto Prado), o tap dance (los gemelos Lombard), transformistas, etc.
Uno de los números más vistosos es, precisamente, el que realizan los bailarines de break y tap a los que se les unen dos de flamenco. Cada duo muestra sus diferentes estilos en lo que se va convirtiendo una 'lucha' de técnica y belleza en movimiento.
El final del espectáculo es una reunión gitana. Cante, baile, palmas, cajón, palillos, ... lo mejor de lo mejor para una despedida a lo grande.

Tiempo Muerto 
A este ya fui con conocimiento de causa y, como esperaba, no me decepciono en absoluto.
En aquellos días Amargo estaba siendo víctima de críticas y acusaciones que nada tenían que ver con su arte.
Su coreografía hacía honor al título, luz y oscuridad como en un grito de tiempo en espera, de olvido, del artista que sólo quiere serlo.

Las letras de las canciones están compuestas por él, salvo un martinete, una soleá y un fandango, en los que mezcla la letra popular con la suya.

1.- Tiempo Muerto
Mi tiempo ...
las voces callen, 
los gritos mueran,
ya no soy nadie ...

4.- Abandolao (Fandango de Granada)
Tiempo, tiempo nuevo
está llegando,
y todo, todo, va cambiando
como un nuevo amanecer ...

Una clara evolución en las letras que se refleja también en la coreografía.

Me emocionó tanto el espectáculo que me compré el CD con la BSO. Y es que la despedida no puede ser más hermosa.

La última canción se titula 'Carta de amor de un viejo', escrita por el abuelo de Rafael Amargo, Florentino García. El baile intimista y emocionado mientras sonaba la propia voz de Amargo recitando la carta, nos recordó a todos que somos nietos, con abuelos llenos de sentimientos y que tener años no significa ser viejo.
En el primer video podéis disfrutarla completa.

Una curiosidad y una virtud.
La primera es el juego que da a su apellido. Si os fijáis en el titulo de 'Enramblao', utiliza dos colores y se puede leer 'Amar rambla'. La utilización del blanco y el rojo en su nombre, que además escribe en minúsculas y sin espacios, es muy habitual en la cartelería, publicidad de sus espectáculos y los artículos de merchandising que se encuentran en los teatros. 'Amar' en rojo y 'go' en blanco ¿Sentimiento? En mi opinión si, amar el arte o amar todo.
La segunda es la prioridad que da a su compañía. Gran parte de sus coreografías las bailan en grupo y hay más de un solo. No es egoísta en el escenario, y siendo uno de los más grandes es una gran virtud.








Hoy no hay fuentes de consulta, sólo mis emociones, recuerdos y el programa que guardo de Enramblao en el que venían los nombres de los bailarines de break y tap.
Tampoco he incluido la biografía por no hacer más larga la entrada, pero en su web podéis encontrarla.


Seguir leyendo »

03 diciembre 2012

Noviembre se llevó el arte

Noviembre se llevó el arte

Hace sólo unos días, dejamos atrás un mes oscuro que nos ha dejado sin cuatro grandes del arte:

Miliki. (Emilio Alberto Aragón Bermúdez) Compositor, escritor, actor, presentador, músico (acordeón y flauta), cantante y payaso.
José Luis Borau. Director, productor, guionista, actor ocasional, editor literario y crítico de cine español. Miembro de la Real Academia Española en el sillón B.
Tony Leblanc. (Ignacio Fernández Sánchez) Actor, director, humorista, guionista, productor y compositor musical.
Juan Carlos Calderón. Compositor, pianista, productor, arreglista, colaboró con grandes de la música y creó su propia banda de jazz.

Hoy creo que no son necesarias las reseñas biográficas. Es mejor disfrutar con ellos ¿No os parece?


Miliki
Inevitablemente no podía faltar ese querido ¿Como están ustedes? Con sus hermanos Gaby y Fofo juntos de nuevo. No pude, ni quise, renunciar a tan maravillosos recuerdos.


José Luis Borau
El director de cine, expone en rueda de prensa "El proceso creativo de una imagen cinematográfica", curso que dirigió en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander en julio 2008.
Muy interesante y amena, como siempre lo hacía el gran Borau.


Tony Leblanc
¡Que difícil elegir un momento especial! Cada vez que veía los vídeos más complicado resultaba.
Me he decidido por éste porque, sólo Tony Leblanc, es capaz de hacer reír simplemente con una manzana.


Juan Carlos Calderón
Podía poner cualquiera de sus grandes éxitos, pero Juan Carlos Calderón era mucho más que 'Eres tú', canción a la que tanto debía.
Este tema lo he elegido por varios motivos: la música, la suave voz de Miryam y la desgarrada de Chavela Vargas, un lujo para los oídos.
'Estás en mi territorio'
Voces: Miryam Dominguez y Chavela Vargas
Dirección Musical, Arreglos y Pianos: Juan Carlos Calderón

Seguir leyendo »

12 noviembre 2012

20 años sin Camarón

El interior secreto: 20 años sin Camarón
En noviembre de 2010, la Unesco declaró el Flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Camarón de la Isla o Camarón (1950-1992) Que grande ¡Enorme!
Madre mía, ¡Uf! escribir sobre él son palabras mayores.

No soy experta en flamenco, ni mucho menos en cante jondo, el más profundo de los sentimientos y el más andaluz.
Ni siquiera he aprendido a diferenciar los distintos palos (estilos), pero si escucho, y hay quejíos que se clavan en el corazón porque el cantaor rompe el suyo con la voz.

Camarón se llevó sus quejíos, esos "ay" que llora el alma y se quiebran en la garganta.
Quedan sus grabaciones, evidentemente, pero quien tuvo la suerte de verle cantar aun siente un "no puedo explicarlo" de emoción. El duende del flamenco no se escucha en un disco, se ve y se siente con el cante, la guitarra, las palmas, y en directo.

¿Ha sido el mejor? Bueno, depende a quien se pregunte. Fue diferente y especial. Se adelantó a su tiempo, y con su reconocida genialidad, sintió un cante que no gustó a los puristas pero si obtuvo la aprobación del público.
¿Revolucionó el flamenco? Sin duda, pero ese mérito no se le debe adjudicar sólo a él, sería injusto no reconocer que Enrique Morente (1940-2010) contribuyó en la misma medida.

El Lebrijano, El Cabrero, El Habichuela, La Canastera, Estrella Morente, José Mercé (mi debilidad), etc. Han tenido y tienen más que sentimiento en el alma, el corazón y la voz, son puro cante, un escalofrío que te recorre desde esa primera letra entonada. Y lo más importante, ese duende único y especial que sólo tienen los más grandes, por eso están en el Olimpo del cante ¡Ole y Ole!

Realmente algo estaba alejando al publico del flamenco, cada vez eran menos los aficionados a un estilo de música que, además, se limitaba a los muy entendidos y, éstos, querían el cante que consideraban "el de verdad"
Y llegó Camarón, para disgusto de los más ortodoxos y alegría para quienes desconocían el tipo de música que escuchaban pero les gustaba, empezaron a comprar sus discos y aprendieron una nueva palabra: Flamenco.

Muchos grupos y solistas de ahora, continúan evolucionando, investigando y creciendo. Añadiendo nuevos instrumentos, sonidos que en algún momento de la historia formaron parte de nuestra música.
Si, Camarón inició un camino que le dio muchas alegrías y le costó duras criticas. Los que han venido después han llegado con el espíritu y el valor Camarón ya luchado.

Fue su encuentro con el gran Paco de Lucia lo que dio un giro a su carrera. Ahora si, era el momento de dar salida al genio de quien fue niño prodigio, y nadie mejor que el maestro de Lucia para encauzarlo.
Camarón ya era adorado y criticado, estaba en el inicio de lo que sería la revolución del cante.

En cada actuación, siempre a su lado, sonaba también el arte, el de las seis cuerdas. Perfectamente afinadas y rasgadas con el mismo quejío de Camarón. Pasión, la misma, flamenco en la piel, fervor en el corazón. Su hermano del alma, como él le llamaba, el guitarrista Tomatito.

Decir Camarón es como decir Él, no hay otro, es único.
Acompañó y le acompañaron en el escenario los más grandes. No podía ser de otra manera, el Mundo estaba rendido a su arte.

Su repentina muerte creó la leyenda, el mito Camarón.

Sabéis que soy muy visceral y me pierde la pasión. Camarón saca esa pasión mía y más.
Casi igual que me emociona el acorde de un violín, un piano o una guitarra, determinada frase de una canción, u otro estilo musical.
Pero la creación de leyendas y mitos, no sólo la de Camarón, me da cierto respeto.

Definición del Diccionario de la lengua Española - RAE
Leyenda:
4 (f).- Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos.
Mito:
2 (m).- Historia ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad humana de significación universal.
3 (m).- Persona o cosa rodeada de extraordinaria estima.

Breve biografía:
José Monge Cruz, Camarón de la Isla, nace en San Fernando (Cádiz) en 1950. Su apodo, Camarón, le vino dado de la mano de un tío suyo, por su cabello rubio y su piel clara poco habitual entre gitanos. Se le consideró un niño prodigio, ya que su cante causaba la admiración de todo aquel que le escuchara y desde muy pequeño cantaba en las ventas cercanas a San Fernando, especialmente la Venta Vargas y en fiestas privadas. Se hace profesional a los 16 años con las compañías flamencas de Miguel de los Reyes y Dolores Vargas. 
Tras una temporada en el tablao de Torres Bermejas (Madrid), conoce a Paco de Lucía, con quien compartiría una buena parte de su carrera artística, grabando un total de ocho LP entre 1968 y 1977.
En 1979 graba su primer disco sin Paco de Lucía, La leyenda del tiempo, y el primero con su amigo Tomatito a la guitarra. Se cuenta que hubo seguidores que, tras escuchar el disco, acudían a las tiendas para devolverlo porque "ése no era Camarón". El disco incluyó instrumentos hasta ese momento desconocidos en un disco de cantaores: bajo, batería, percusión, piano Fender, teclados, guitarra eléctrica, cítara... (andando el tiempo se atrevió incluso con toda una orquesta de cuerda, la Royal Philarmonic Orchestra, en su LP Soy gitano, de 1989), aunque Camarón canta en él con el mismo sentimiento que en sus trabajos anteriores. El de San Fernando tenía la idea de acercar el cante a un público poco acostumbrado al flamenco convencional.
A mediados de los años 80, cuando estaba en lo más alto y ya era un autentico fenómeno social, Camarón comenzó a notar los efectos del consumo de drogas. El cantaor, de hecho, soportó su adicción hasta que tuvo que someterse, a finales de la década de los ochenta, a una cura de desintoxicación por el consumo habitual de cocaína y heroína (aunque nunca lo hizo por vía intravenosa). A este hecho se sumó el grave accidente de tráfico que sufriera el 17 de octubre de 1986.
Su última actuación pública tuvo lugar el 26 de enero de 1992, en el colegio mayor San Juan Evangelista de Madrid.
El 12 de mayo de 1992 la muerte sorprendió al cantaor cuando, tras acudir al Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, la grave afección pulmonar que padecía pudo con él. Camarón fue un fumador empedernido, y aunque había abandonado la cocaína y la heroína hacía cuatro años, no pudo contener su impulso de fumar hasta sesenta cigarrillos diarios, lo que fue, sin lugar a dudas, el principal causante de su temprana muerte.
El flamenco está hecho, pero sobre lo hecho se puede seguir creando sin engañar, sin mistificar. ¿Por qué tenemos que hacer todos la soleá exactamente igual, como si fuéramos un disco? Si yo puedo añadirle algo propio, enriquecerla, sin desvirtuar lo que es el cante por soleá, ¿Por qué no voy a hacerlo?
Camarón


Tu cariño es mi castigo, del disco Arte y Majestad (1975)


La leyenda del tiempo, del disco con el mismo título (1979)


Volando voy, del disco La leyenda del tiempo (1979)


Con Tomatito (Tangos)


En 1987, Tomatito publicó el disco Rosas de amor. La primera canción lleva por titulo Dedicado a Camarón.
Seguir leyendo »

02 agosto 2012

Escenas inolvidables

Escenas inolvidables

Hoy me apetece darme un lujo y, por supuesto, compartirlo con vosotros.

Hace unos días visitando en Tumbrl el blog Sala66 dedicado a imágenes del mejor cine y cuyo autor es el escritor Adolfo Suárez, me entro el gusanillo de volver a ver algunas de aquellas películas imprescindibles de las llamadas Alta Comedia.
De unas he podido encontrar las escenas "completas" más representativas, otras son cortas pero muy conocidas.
Vamos allá.


¿Quien no ha disfrutado con esta escena de "Una noche en la Ópera"?
La genialidad de Los hermanos Marx es indiscutible y sus películas forman parte de la historia del Cine con mayúsculas.

Breve reseña:
A night at the opera (1935) es la sexta película de los hermanos Marx y la primera sin Zeppo.  
Dirigida por Sam Wood y Edmund Goulding. 
Producida y distribuida por Metro-Goldwyn-Mayer.
Fue seleccionada para preservarse en la National Film Registry de Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso como "película cultural, histórica o estéticamente significativa"
Fuente: Wikipedia



Este final de "Con faldas y a lo loco" es como una predicción, el último "Nadie es perfecto" era impensable en la sociedad de la época.
A pesar que el mito Marilyn Monroe forma parte del trío protagonista yo me quedo con las inigualables actuaciones de Tony Curtis y Jack Lemmon sin dudarlo. Ellos son, para mi, quienes dan acción y el mejor humor la película. Grandes actores en todos los géneros cinematográficos. 

Breve reseña:
Some like it hot (1959) 
Dirigida por Billy Wilder. 
Nominada a seis Oscar sólo gano el de "Mejor vestuario"
Fue seleccionada para preservarse en la National Film Registry de Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso como "película cultural"
Fuente: Wikipedia



"Arsénico por compasión" es mi película favorita de todos los tiempos. No sé cuantas veces la he visto y no me canso. Cada vez que la vuelvo a ver me gusta aun más.
Un Cary Grant enorme e hilarante en cada uno de sus gestos y esa familia surrealista son razones más que suficientes para recomendarla.
Reconozco que Cary Grant es uno de mi actores favoritos, no hay película en la que esté mal, todo lo contrario. Ya sea comedia, drama o intriga, Grant sobresale siempre.

Breve reseña:
Arsenic and old lace (1944) 
Dirigida por Frank Capra. 
Es considerada un clásico de la comedia, situándose en el puesto nº 30 en el American Film Institute
Fuente: Wikipedia



Katharine Hepburn y Cary Grant juntos como protagonistas es un lujo."La fiera de mi niña" es la segunda película que protagoniza esta pareja. Situaciones confusas y enloquecidas que consiguen no perderse ni una escena.

Breve reseña:
Brining up baby (1938) 
Dirigida por Howard Hawks. 
Es considerada un clásico de la comedia, situándose en el puesto nº 96 en el American Film Institute
Fuente: Wikipedia



De nuevo Katharine Hepburn y Cary Grant juntos y compartiendo protagonismo con James Stewart en "Historias de Filadelfia". Acción desenfrenada y locos enredos en los que todos se ven implicados.  

Breve reseña:
The Philadelphia story (1940) 
Dirigida por George Cukor. 
De los seis Oscar a las que estuvo nominada James Stewart obtuvo el de mejor actor y el de mejor guión adaptado.
Fuente: Wikipedia



Katharine Hepburn y Spencer Tracy, pareja mítica donde las haya protagonizan "La costilla de Adán". Una aguda sátira sobre la guerra de sexos reflejada en un matrimonio de abogados en el que él ejerce de acusador y ella es la defensora en el mismo caso. Obra genial e irrepetible.
En esta escena Tracy está fantástico intentando provocar que le salgan lagrimas.

Breve reseña:
Adam's ribs (1949) 
Dirigida por George Cukor. 
Varias fuentes


¿Es casualidad que sea Katharine Hepburn la protagonista en tres de estas seis películas? 
Dejo la pregunta en el aire.

Como decía Aute en una de sus canciones:
Cine, cine, cine,
más cine por favor,
que todo en la vida es cine
y los sueños,
cine son.
Seguir leyendo »

23 abril 2012

El día de las letras. Un día para las palabras

El Interior Secreto: El día de las letras. Un día para las palabras
Gracias Chema
Hoy 23 de Abril se celebra el Día Mundial del Libro.

"Al celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, la UNESCO tiene por objetivo promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor.
Esta decisión se aprobó en la Conferencia General de la UNESCO celebrada en París el 15 de Noviembre de 1995.
El origen de esta celebración se encuentra en Cataluña (España) donde es tradición regalar una rosa y un libro el 23 de abril, fecha que coincide con Sant Jordi (San Jorge).

En 2012 se celebra también el 80º Aniversario del Index Translationum. Esta bibliografía internacional de la traducción es una herramienta única para el seguimiento de las traducciones que se realizan en el Mundo.La traducción es el primer paso hacia el acercamiento de los pueblos; es también una experiencia de 'desensimismamiento' que enseña la diversidad y el diálogo. La traducción es uno de los motores de nuestra diversidad creadora que enriquece cada idioma al ponerlo en contacto con todos los demás.

Irina Bokova, Directora General 
Mensaje con ocasión del día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 2012
Fuente: UNESCO


El interior secreto: El día de las letras. Un día para las palabras
Este día coincide con el aniversario del entierro de Miguel de Cervantes Saavedra, ya que su fallecimiento ocurrió un día antes, el 22 de Abril de 1616.

Sobre la coincidencia con la muerte de William Shakespeare hay que señalar que no hubo tal.

Es cierto que los más grandes escritores de la historia fueron contemporáneos, pero la Inglaterra de entonces se regía por el calendario Juliano, por lo que la fecha del fallecimiento de Shakespeare es posterior, aproximadamente un mes después.

Otro posible error es vincular el fallecimiento del escritor, contemporáneo también, El Inca Garcilaso de la Vega, con esta fecha que aun sigue siendo cuestionada por diversos historiadores. En la partida de defunción que se conserva en la Mezquita-Catedral de Córdoba (España) consta que fue el 24 de Abril de 1616, pero se estudia la posibilidad de que hubiera ocurrido el 22 ó el 23 del mismo mes.

Además de la antiquísima tradición catalana, otras de las tradiciones que más me gustan son la lectura de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605) y El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha (1615) en el Circulo de Bellas Artes de Madrid y la entrega del Premio Cervantes.

"La tradicional Lectura Continuada del Quijote celebra en 2012 su decimosexta edición. A lo largo de cuarenta y ocho horas se desarrolla esta lectura ininterrumpida, cuya naturaleza abierta proporciona a los ciudadanos un animado foro de participación. La lectura se inicia el día 23 a las 18.00 h. Participan en la lectura personalidades del mundo de la cultura, de la política y del espectáculo, que van intercalando sus intervenciones con las de un enorme número de ciudadanos anónimos que se acercan a leer a diferentes horas del día y de la noche.Como en ediciones anteriores, habrá conexiones telefónicas y videoconferencias, entre otras, con San Juan, La Habana, Asunción, San José, México D.F., Lima, Sidney, Pekín, Kuala Lumpur, El Cairo, Ammán, Beirut, Argel, Sofía, Dublín, Nueva York, Boston y distintas ciudades de España"
Fuente: MCU

El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, o Premio Cervantes, se concede anualmente por el Ministerio de Cultura de España a propuesta de las Academias de la Lengua de los países de habla hispana y está considerado como el galardón literario más importante en lengua castellana Está destinado a distinguir la obra global de un autor en lengua castellana cuya contribución al patrimonio cultural hispánico haya sido decisiva.
La entrega del premio se realiza en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El  ganador del Premio Cervantes 2012 ha recaído en Nicanor Parra, poeta chileno de 97 años. El galardón será entregado por el Príncipe Felipe y recogido por el nieto del poeta que no ha podido viajar debido a su avanzada edad.
Varias fuentes

La lectura es aprender, sentir, descubrir, disfrutar, soñar con Mundos mágicos, encontrar las palabras exactas que nos identifican, escuchar la melodía de la poesía.
Poner el alma al descubierto en una novela de ficción o no, un ensayo, una biografía, un cuento, el estudio de la historia, la ciencia, la lengua, la literatura, las tradiciones, las bellas artes, ...
Todo se encuentra en los libros.

Hoy es un día grande para la Cultura. ¿Servirá para que el resto del año sea igual de grande?
Se trata de educar y fomentar el hábito de la lectura. Es fácil ¿Verdad?


Seguir leyendo »

15 abril 2012

Danza IV: Julio Bocca

El interior secreto: Danza IV: Julio Bocca
"Un gran bailarín es a menudo una inspiración para los coreógrafos, como lo demostró Julio Bocca del American Ballet Theatre, en una distinguida actuación ..."New York Times 11/1/2005
En el año 2010, Julio Bocca fue el elegido por el Consejo Internacional de Danza del Instituto Internacional de Teatro de Inglaterra, dependiente de la UNESCO, a pronunciar unas palabras para celebrar el Día Internacional de la Danza que tiene lugar el 29 de Abril.
Estas fueron sus palabras:
"La Danza es disciplina, es trabajo, es enseñanza, es comunicación.Con ella nos ahorramos palabras que tal vez otras personas no entenderían y, en cambio, establecemos un idioma universal que nos es familiar a todos ... Es un arte sublime, diferente cada vez, que se parece tanto a hacer el amor que al finalizar cada representación nos deja el corazón latiendo muy fuerte y esperando con ilusión la próxima vez."
Con esta entrada llegamos a uno de de los bailarines que más me ha impresionado en cada una de las funciones a las que he asistido, Julio Bocca.

He tenido la suerte de disfrutar de cuatro de los espectáculos que representó en Madrid. El primero, el estreno en España de "Bocca Tango", y el último "Adiós hermano cruel" con el que se despedía de los escenarios españoles.

Además de poseer una técnica indiscutible, Julio Bocca ha llegado a lo más alto en el Mundo de la danza a base de mucho tesón y trabajo que hicieron de él un niño prodigio que consiguió poner su nombre entre los más grandes, a pesar de su corta estatura, y formar parte de la historia en esta disciplina artística. Y es que verle bailar era contemplar el arte en movimiento.

La danza es la comunicación del bailarín con la expresión de sus movimientos en comunión con la música, la coreografía y el libreto del autor. La gran mayoría posee una técnica y fluidez extraordinaria con la que consiguen esa expresión que asombra y emociona al público.

Julio Bocca además de reunir todos estos dones expresaba también con el rostro, una parte del cuerpo que los bailarines suelen mostrar de manera estática y carente de emoción.
Cuerpo, técnica y movimientos perfectos a los que, sin embargo, sus rostros no acompañan.
Julio añadía ese "extra" a la danza. Mostraba dolor, alegría, amor, desamor, desaire, ignorancia, risa, humor y miradas al público que provocaban una inevitable y cautivadora complicidad.

En "Bocca Tango" se convertía en tango, ese apasionado, porteño y vibrante arte declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2009. Julio era indiscutiblemente puro tango.
Este espectáculo me dejó literalmente pegada al asiento y quería más, disfruté tanto que se me hizo demasiado corto.

Hubiera asistido a todas las representaciones, pero no pudo ser.
Cada pieza tenía magia, ya fuera con el elenco al completo del Ballet Argentino, los duos con Cecilia Figaredo o Julio en solitario. Tangos que ya conocía y otros que descubrí. Una impecable conjunción de tradición y modernidad.

"Adiós hermano cruel" me fascinó a pesar del sentimiento de tristeza que me producía saber que era la última vez que le iba a ver bailar. Pero la tormentosa historia de un amor dramático e imposible  unida a la impresionante escenografía, hipnotizaba de principio a fin. De nuevo Cecilia Figaredo y Julio Bocca insuperables en sus interpretaciones, y un descubrimiento, el bailarín Hernan Piquin que merece una entrada aparte.

Pero, a pesar de mi enorme admiración y la debilidad que siempre he tenido por él, siento una gran envidia y ahora entenderéis el porqué.

Ya he comentado en alguna ocasión que en este país no hay cultura de danza y si mucho desinterés, algo lamentable cuando tenemos autenticas figuras triunfando como primeros bailarines en las mejores compañías de ballet del Mundo, pero llegado el momento de la retirada nos enteramos por alguna publicación, apenas visible, en los medios de comunicación. Es decir, que su brillante trayectoria pasa sin pena ni gloria en el país que los vio nacer. Triste ¿no?
Este no es el caso del gran Julio Bocca que se despidió de la danza ante una multitud de seguidores tal y como se merece un artista como él.
Bocca brindó un espectáculo al pie del Obelisco Porteño acompañado de otras figuras de la danza a nivel mundial. Fue un espectáculo al aire libre y gratuito al que asistieron mas de 300.000 personas. De esta forma ponía fin a su carrera, recibiendo el cariño y agradecimiento de sus orgullosos compatriotas.
En la ovación final el público gritaba "Julio no se va".

Tras bailar tres horas de la mejor danza, se dirigió al público para despedirse, diciendo "Fue una noche maravillosa, gracias y hasta siempre".

Ni Victor Ullate, Nacho Duato, José Martínez, Carmen Roche, ni otros muchos ya retirados de los escenarios, han recibido públicamente un agradecimiento ni una despedida acorde a su brillante trayectoria.
¿Entendéis ahora mi sana envidia? Pero esto no resta ni un ápice de mi admiración, ni mi apoyo y solidaridad en la frustración reconocida por muchos de ellos.

¿Y por Julio Bocca? Un gran vacío desde su retirada, aunque tengo los DVD de casi todas sus representaciones no es lo mismo. De vez en cuando los veo a modo de consuelo, otra cosa no puedo hacer.
El ballet ha perdido uno de los mejores bailarines, uno de los más grandes representantes de la danza clásica y contemporánea.

Y ahora una confesión. Este post sobre Julio Bocca debía ser el cierre a esta serie dedicada a la danza, pero tras un debate con mi hija he decidido claudicar, es lo que tiene ser madre. María siente autentica debilidad por él y considera que debía haber sido el primero.
Mi idea era empezar con Mikhail Baryshnikov, como así ha sido, y terminar con Julio Bocca. Un grande como referencia inicial y otro grande como final apoteósico. Así es que ni para ella ni para mi, la publico más o menos a la mitad y se acabó el debate.

Biografía:
Julio Boccca nació el año 1967 en Munro, provincia de Buenos Aires (Argentina). Inicia las clases de ballet a la edad de cuatro años. A los siete entra en la Escuela Nacional de Danza y un año después al Instituto Superior de Artes del Teatro Colón.Destacado como un niño prodigio, ingresó la Compañía de Ballet de Cámara del Teatro Colón en 1981, y un año después actuó como solista en un espectáculo dirigido por Flemming Flindt. Debuta como solista en 1982 en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, y en 1983 en el Teatro Municipal de Río de Janeiro. Con tan sólo 18 años de edad, ganó la medalla de oro en el Concurso Internacional de Ballet en Moscú y en 1986 fue invitado, como primer bailarín, al American Ballet Theatre por Mikhail BaryshnikovEn 1990 alcanzó su sueño de crear su propia compañía de ballet, el Ballet Argentino, del que, años más tarde, fue director artístico. Algunos de los espectáculos que presenta la compañía de Bocca se han destacado por la mezcla del ballet con el tango, una combinación que agrada al  público.
El 2007, tristemente para los amantes de la danza, es el año de su despedida de los escenarios.
Actualmente vive en  Uruguay y ocupa el cargo de Director del Cuerpo de Baile del SODRE (Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos), pero sin olvidar su compañía, ni la Fundación Julio Bocca que él mismo creo en el año 1998, ni la conducción artística del Teatro Maipo cuya propiedad comparte en sociedad con Lino Patalano.

Algunos de los premios que le han concedido:
Medalla de Oro en el 5º Concurso Internacional de la Danza de Moscú. María Ruanova “Primus inter Pares”. “Dancer of the Year” New York Times. “Caballero de la Orden de San Martín de Tours”. Acquidanza en Acqui-Terme, Italia. “Premio Gino Tanni a las Artes”, en Roma. "Mejor bailarin estrella internacional de danza clasica" (Asociación Iberoamericana de danza) en Barcelona. “Personalidad del año”, otorgado en Francia junto a otras personalidades como la Madre Teresa de Calcuta. Léonide Massine en Positano, Italia. Benois'91 (International Coreografers Association) en el Teatro Bolshoi. “Premio King David” de la Casa Argentina en Jerusalén.“Premio Dance Magazine”Además es Miembro del Consejo Internacional de la Danza CID- Paris-Unesco.
Fuentes: Julio Boccca Wipipedia
Incomprensiblemente apenas hay vídeos de calidad con Julio Bocca bailando. Estos son los mejores que he encontrado. A excepción de "El día que me quieras" y los fragmentos de Bocca Tango, el resto pertenecen al espectáculo realizado en su despedida.
El de "Años de soledad" es espectacular, lo pude comprobar personalmente, y hay dos en concreto que me emocionan especialmente, el que comparte escenario con la española Tamara Rojo, y el último con la voz en directo de la inolvidable Mercedes Sosa, lamentablemente con un sonido algo deficiente.



"El día que me quieras" con Eleonora Cassano



Fragmentos de Bocca Tango



"Años de Soledad"



Pas de Deux "Don Quijote" con Tamara Rojo



En el Obelisco y la voz de de Mercedes Sosa en directo

Seguir leyendo »

19 octubre 2011

Musicales que pasaron a la historia

Musicales que pasaron a la historia

Hay cosas que permanecen gratamente en el recuerdo, como esas películas musicales que disfrutamos en nuestra niñez. Unas más conocidas que otras debido a una u otra de las escenas de baile que han pasado a la historia y siguen vigentes hoy en día.
Hoy comparto con vosotros tres de mis mejores recuerdos musicales. Para más de uno serán desconocidos, pero les animo a disfrutarlas. Son vitalistas, alegres y no necesitan buscarle el doble o triple sentido, no lo hay. Si tiene relación con alguna novela histórica pero adaptadas a la época en que se filmaron. De unas he elegido los bailes más llamativos y con la colaboración de todo el elenco de protagonistas. De la última me he saltado la más famosa porque esta escena es fantástica.

Ahora sólo queda disfrutarlas. Espero que os gusten.

West Side Story es un film estadounidense de 1961, del género musical. Protagonizado por Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno, George Chakiris y Russ Tamblyn en los papeles principales, y la música fue compuesta por Leonard Bernstein El argumento está basado en la historia de Romeo y Julieta, de W. Shakespeare, pero adaptada a los tiempos modernos. Ganadora de diez Óscar: mejor película, mejor director, mejor actor de reparto (George Chakiris), mejor actriz de reparto (Rita Moreno), mejor dirección artística, mejor música, mejor fotografía, mejor sonido, mejor vestuario, y mejor montaje, y además fue candidata al mejor guión adaptado.
Fuente: wikipedia


Siete novias para siete hermanos (1954) es un musical romántico dirigido por Stanley Donen y protagonizado, en los roles principales, por Howard Keel y Jane Powell. Con música de Saul Chaplin y Gene de Paul, letra de Johnny Mercer y un guion de Albert Hackett, Frances Goodrich y Dorothy Kingsley, la historia se centra en el cuento The Sobbin' women de Stephen Vincent Benét, y en la leyenda El rapto de las sabinas.
Más que una entretenidísima película musical con brillantes bailes, es un alegre canto a la vida que encierra todo el espíritu de los musicales. Es decir, un magnífico antidepresivo.

Ganadora de un Oscar a la Mejor banda sonora Musical, aunque tenía 5 nominaciones.
Fuentes: wikipedia y filmaffinity


Cantando bajo la lluvia es una película musical estrenada en 1952, protagonizada por Gene Kelly, Donald O'Connor y Debbie Reynolds, y dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly. Tiene su inspiración en toda la serie de Melodías de Broadway que se realizaron en los 30 y 40, coincidiendo con la aparición del cine sonoro.
La película fue un gran éxito gracias a sus escenas de baile, en especial la de Gene Kelly bajo la lluvia. Genial y vitalista, una imperecedera obra maestra.

Dos nominaciones al Oscar: Actriz sec. (Jean Hagen), BSO (Musical)
Fuentes: wikipedia filmaffinity

Seguir leyendo »

23 septiembre 2011

Recuerdo una conversación con el enemigo ¡Que grande era!

Recuerdo una conversación con el enemigo ¡Que grande era!

Comprobado que, casi todos, necesitamos reír como la mejor de las terapias, vamos a por ello con otro de los grandes.

Si Tip y Coll revolucionaron el humor, Gila fue otro de los que, sin duda, había que seguir y que impuso un nuevo estilo de comedia. Los anteriores eran un duo real, Gila también, él y su inseparable teléfono. Mantenía fingidas conversaciones que conseguía hacer "reales". Famosa es aquella frase de "Que se ponga" 

Miguel Gila Cuesta nació en el madrileño barrio de Chamberí y, lamentablemente, también nos ha dejado. Empezó como humorista gráfico en aquellas famosas revistas La Codorniz y Hermano Lobo.

El éxito como humorista le llegó cuando actuó como espontáneo en un teatro. A partir de ahí empezaron sus apariciones en televisión y las galas por España.

Sus conversaciones más famosas son con "el enemigo" y están relacionadas con la guerra, ya que participo activamente en el desgraciado enfrentamiento civil ocurrido España, formando parte de las Juventudes Socialistas.

Fuente: Mis recuerdos y wikipedia

Dadle al play y ¡a reír!



Seguir leyendo »

21 septiembre 2011

Dos grandes del humor en mi recuerdo

Dos grandes del humor en mi recuerdo

Hoy toca reír.

Entre mis recuerdos infantiles y juveniles están dos de los grandes del humor, para mi los mejores, Tip (José Luis Sánchez Sanchez Polak) y Coll (José Luis Coll), ambos lamentablemente fallecidos.
Todos los que ayer y hoy se dedican al humor, siempre han reconocido la influencia que estos dos genios han tenido en sus respectivas trayectorias.

Y es que era inevitable que el humor de Tip y Coll pasara inadvertido. El absurdo hecho humor, su imagen, (siempre llevaban el mismo vestuario), y la seriedad de Coll, que jamás reía en una actuación, eran su seña de identidad como pareja humorística que duró desde 1967 hasta 1995.
Numerosos premios avalan esta trayectoria ya mítica.

Esta que vais a ver es uno de sus "diálogos" más famosos. Espero que lo disfrutéis tanto como yo ¡A reír!


Seguir leyendo »

01 agosto 2011

Guitarra española y tres virtuosos: Paco de Lucia, Pepe Habichuela y Manolo Sanlucar

El interior secreto: Guitarra española y tres virtuosos

Así como el otro día me di un capricho musical, para esta entrada, que tenía muchísimas ganas de escribir, he tenido grandes problemas. La elección ha sido muy complicada, hay tantos virtuosos de la guitarra española que me resultaba casi imposible. Sé que me he dejado a muchos y, posiblemente, más de uno no estará de acuerdo con mi elección. La guitarra española no es exclusiva de los españoles, hay verdaderos artistas internacionales que tocan desde jazz pasando por el blues, incluso eso que hemos denominado flamenco fusión. Pero tenia que decidir y lo he hecho pensando en lo nuestro, el flamenco, en los mejores, siempre a mi modo de ver, y que han conseguido llevar nuestro sonido por todo el mundo: Paco de Lucia, Pepe Habichuela y de regalo (os estoy acostumbrando muy mal) Paco de Lucia y Manolo Sanlucar tocando juntos. ¿Empezamos?

Francisco Sánchez Gomes, de nombre artístico Paco de Lucía, (Algeciras, 1947), es un guitarrista flamenco español. Su segundo apellido "Gomes". Su madre, Lucía Gomes, natural de Portugal; de ahí el nombre de su disco Castro Marín. El nombre "De Lucía" quedó ligado a él durante su niñez, ya que, como él mismo cuenta, en su barrio había muchos Pepes, Pacos, etc., y entonces se los identificaba por el nombre de la madre, por lo que él era conocido como "Paco, el de Lucía" en su barrio de Algeciras.
Está considerado uno de los mejores maestros de la guitarra de todos los tiempos. Ha recibido, entre otros muchos galardones, el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes , la Distinción Honorífica de los Premios de la Música, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz y por el Berklee College of Music.
Aunque casi toda su obra se desarrolla en el flamenco, ha grabado algunos trabajos en otros estilos, como la música clásica, la fusión de flamenco con el jazz y otros estilos musicales.
La mejor contribución de Paco de Lucía al flamenco es la de haber conseguido popularizarlo e internacionalizarlo, aunque ello haya supuesto muchas veces una merma de la pureza en el toque. Está considerado como un espléndido intérprete por su virtuosismo y su personalísimo estilo, que se puede definir como vigoroso y rítmico.
Otro aporte de Paco de Lucía al arte Flamenco contemporáneo ha sido la inclusión del cajón. Este instrumento de la música afroperuana es conocido por Paco de Lucía en Perú a fines de los años 70.
Su fama le ha llevado a colaborar con artistas de la talla de: Bryan Adams, David Leiva, Camarón de la Isla, Al Di Meola, Carlos Santana o John McLaughlin entre otros.

Según comenta en su página oficial, si le invitas a comer a casa:
Para comer: Algún plato de cuchara.
Para beber: Un tinto.
No le hables de: Guitarra, su pesadilla.
En la cadena de música: Camarón “el mayor genio que he conocido”
Para la sobremesa: Una película de Willy Wilder o la trilogía “Blanco, Azul y Rojo “ de Kieslowski.
Un libro para prestarle: Alguno de Oscar Wilde (nada de filosofía porque dice que de tanto leer a Ortega y Gasset, terminó por analizarlo todo y perder el sentido del humor).
Fuente: wikipedia Página oficial: pacodelucia



Pepe Habichuela (Granada, 1944) es el nombre artístico del guitarrista flamenco José Antonio Carmona Carmona. Pertenece a una dinastía flamenca iniciada por su abuelo conocido como "Habichuela el viejo" de quien tomó el apodo y continuada por su padre José Carmona y su hermano Juan Habichuela.
Sus inicios artísticos tuvieron lugar en Granada. En 1964 se trasladó a Madrid donde actuó en varios tablaos flamencos y compartió cartel con artistas reconocidos como Juanito Valderrama, Camarón de la Isla y y Enrique Morente. Con este ultimo grabó un disco en homenaje al cantaor Antonio Chacón, con el que ganó el Premio Nacional de discografía en el año 1975.
Pertenece a la generación que llegó a conmover, todavía en activo y en la plenitud de su arte, a los grandes maestros del cante y del recién pasado siglo. Fueron Pepe y sus coetáneos (Paco de Lucía, Camarón, Morente, Sanlucar, etc.) quienes protagonizaron la brillante renovación de los años setenta, abriendo el camino a los "jóvenes flamencos" de la actualidad y propiciando la enorme difusión que goza el flamenco hoy en día. Pepe Habichuela aprendió del tío Sabicas y de Mario Escudero, sin dejar de aportar el toque personal de su ilustre familia, y traspasó estos conocimientos a Raimundo Amador, José Soto "Sorderita" y, de forma más persuasiva que a ningún otro, a su hijo y sus sobrinos, famosos años después como Ketama, grupo de indiscutible calidad artística que revolucionó el flamenco fusión y triunfó internacionalmente.
Pepe Habichuela fue el primer artista flamenco en grabar para Nuevos Medios. Su primer disco "A Mandeli" fue distribuido en todo el mundo y su segundo CD "Habichuela en rama" fue realizado en colaboración con su hijo José Miguel Carmona, posteriormente aparece "Yerba Güena", el tercer disco de Pepe Habichuela un trabajo que hará historia. Grabado entre Bangalore (India), Barcelona y Madrid con la colaboración de la orquesta india The Boll Ywood Strings, "Yerba Güena" representa la consumación de una antigua quimera: la fusión totalmente natural entre el flamenco y la música clásica de la India.
Fuente: varias



Manuel Muñoz Alcón, Manolo Sanlucar, nació en Sanlucar de Barrameda en 1943. Creció en un ambiente flamenco, ya que su padre fue un gran aficionado a la guitarra, hasta el punto de que buscó como maestro a  Javier Molina. "Afortunadamente, esa fue la decisión que marcaría su vida y la de sus hijos", dice el propio Manolo Sanlucar en sus memorias.
A los ocho años Manolo Muñoz ganó un premio junto a un joven cantaor de Sanlucar y desde ese momento puede decirse que no dejó de intervenir con su guitarra en actos musicales, como fueron las fiestas privadas, festejos de pueblos de los alrededores de Sanlucar e incluso en programas de radio.
En la compañía de Pepe Marchena, sin haber cumplido los catorce años y con un sueldo de cincuenta pesetas, dio comienzo la actividad artística de Manolo Muñoz. En ese tiempo al joven guitarrista le llamaban "Manolito el de Sanlucar", denominación que más tarde se transformaría en su definitivo nombre artístico.
Su debut lo realizó en un modesto teatro del pueblo malagueño de Campillos y en la compañía de Marchena figuraban también los cantaores Manolo el Malagueño, Luis Rueda y un grupo de artistas noveles.
Formando parte de la compañía de Manolo el Malagueño conoció a La Paquera de Jerez, cuando esta gran artista se incorporó al espectáculo. La admiración y simpatía de Manolo por La Paquera fue total e inmediata, hasta el punto de que el propio Manolo Muñoz llegara a expresarse más tarde en estos términos: "Aquella presencia jerezana resultó una aportación extraordinaria en mi caminar artístico".
Es a finales de los años sesenta cuando Manolo Sanlucar inicia las grabaciones de su música. También por esa época realiza su primer concierto en el Club Urbis de Madrid y, ante el éxito obtenido, repite concierto en el Ateneo de la capital de España.
En 1972 se produce su primera salida al extranjero, obteniendo el primer premio del Festival de Música Folk celebrado en Campione (Italia), así mismo obtiene el Premio Nacional de Guitarra Flamenca, concedido por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos Andaluces, de Jerez de la Frontera. Estos éxitos suponen la consagración del artista y a partir de aquí sus actuaciones se extiendan por toda la geografía nacional y por diversos países del extranjero (EE.UU., Canadá, Japón, Alemania, Francia...).
En 1976 destaca, por su importancia, el concierto realizado por el artista en el Teatro Real de Madrid. La lista de premios y reconocimientos sería muy extensa; por su importancia, y a título de ejemplo, no podemos silenciar el Primer Castille Minero, categoría de Oro, el Mejor Instrumentista Español, el Disco de Oro Andaluz, el Compás del Cante, este último considerado como el Nobel del Flamenco...etc..
En 1977 realiza un trabajo dedicado a Miguel Hernández bajo el título "...Y regresaré". Después aparecerá una obra que con la denominación de "ópera flamenca" y el título de "Ven y sígueme" incluye el cante de El Lebrijano y Rocío Jurado y un nuevo concierto para guitarra y orquesta titulado "Trebujena".
En 1994 es encargado por Carlos Saura de la dirección musical de la película "Sevillanas". Pero su obra más ambiciosa es su poema sinfónico "Algibe". La razón de ser de esta obra viene explicada con las propias palabras de Manolo Sanlucar: "Una señalada tendencia a la búsqueda de reunir todas las fuerzas dispersas en mi interior, me ha llevado a plasmar el alma poética de aquellas cosas que tienen un brillo especial en mi memoria y a escribir Aljibe, la música que está inscrita en la naturaleza que me rodea".
Manolo Sanlucar está considerado como uno de los guitarristas más importantes de la actualidad. Junto con Paco de Lucía, Vicente Amigo y Serranito es una de las figuras que ha guiado la evolución de la guitarra flamenca, desde la ultima mitad del siglo XX hasta la actualidad.
Fuente: varias

Seguir leyendo »